Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Teatro

El monstruo de White Roses: Emily Dawson a través del televisor

Decía Fernando Pessoa, poeta, escritor y dramaturgo portugués, que el inventor del espejo envenenó el corazón humano. Casi 90 años después podemos añadir a la frase un responsable más: los medios de comunicación.

Nos encontramos en los aclamados años 90 en Ohio. Un sótano extraño, repleto de cajas de zapatos, desordenado, frío, oscuro. Hay cadenas por el suelo, un colchón desvencijado y todo un ambiente de misterio y extrañeza. El miedo no aparece (todavía).  En el escenario nos recibe de espaldas una chica de ojos llorosos y alma rota. Frente a una cámara nos cuenta su historia: se llama Emily Dawson y, al igual que Alicia, también ha atravesado espejos y pantallas. 

 

“El monstruo de White Roses” es un thriller teatral escrito por Jesús Torres e interpretado por Víctor Palmero y Lucía Díez, rostros conocidos de la televisión y los escenarios.

 

“I ́m here! Help!”, fue el grito de auxilio que despertó al tranquilo barrio de White Roses, en Ohio, una mañana de abril. Aquella voz apesadumbrada y llena de energía era la de Emily, la joven adolescente secuestrada casi un año atrás. ¿Y su verdugo? Harry Coleman, el zapatero del barrio, un hombre esquivo pero tranquilo, quien la había sometido a toda clase de abusos y torturas en el sótano de su casa. Y así es cómo Harry pasó a la Historia de América como el Monstruo de White Roses. Y así es cómo el caso de la desaparición de Emily Dawson dio la vuelta al mundo y estuvo presente de manera repetitiva y sensacionalista en los noticieros y periódicos dando pie a la llamada “década de las desapariciones”.

En un mundo actual dominado por los medios de comunicación, las redes sociales – qué curioso que la publicación de este artículo coincida con el veinte aniversario de Facebook –, el mensaje rápido, fugaz, viral y de olvido más rápido todavía, el contenido vacío, el clickbait y la nula crítica del periodismo hacia el periodismo este thriller teatral se hace más necesario que nunca. ¿Y qué mejor forma que criticar el rol de los medios, usuarios, productores y consumidores que mediante una historia truculenta y morbosa? Porque no nos olvidemos que si hay una forma criticable de contar una noticia atroz es porque hay espectadores dispuestos a escucharla y a humedecer los labios. Por eso, resulta tan interesante que en los Teatros Luchana donde se representa la obra, el espectador se vea obligado a entrar a la zona de butacas por el escenario, como si también fuera parte de la cadena, del entramado.

Como en una especie del Mito de la Caverna de Platón, el espectador es puesto frente a un escenario repleto de sombras y cadenas, en el que los actores cuentan una historia que, poco a poco, se va complicando y enroscando en el misterio para dar un sorpasso final.

Cuenta el director y dramaturgo que el proceso de creación ha sido apasionante y que, a raíz de escribir una escena, ensayarla y pulirla nacía la siguiente. Así se forma una obra delicada, con unas interpretaciones fascinantes y más profunda de lo que aparenta. El rol de los medios de comunicación y el sensacionalismo del que se han nutrido la sociedad y los medios, unos para hacer caja y audiencia, otros por querer una víctima sobre la que llorar y volcar sus penas y miserias, como si la desgracia de un desconocido nos sirviera para darnos cuenta de la felicidad (a veces escondida) de la que gozamos. Todo un mecanismo fatal y falto de sensibilidad que entronca lo más negro del ser humano.

Pero también nos habla del juego de los espejos y de las máscaras que ponemos a los demás de una forma prejuiciosa y automática y ahí creo que radica lo más interesante de la obra. Como si no viésemos la escena realmente completa, algo parecido a las sombras que veían los hombres presos de la caverna. ¿Se experimenta una cierta liberación cuando se cierra el telón?

“El monstruo de White Roses” es un retrato de una década en la que las noticias espantosas copaban portadas y espacios con entrevistas mordaces y documentales frívolos. Tiempos oscuros en los que surgía toda una hazaña acompañada de la creatividad más visceral para ver quién se llevaba a la audiencia de calle, quién arrasaba y qué medios conseguían más telespectadores pegados al televisor. De hecho, la propuesta de Jesús Torres es innovadora, ya que se nutre de documentales de este género producidos por Netflix y puesto que combina la dinámica narrativa clásica del teatro con otras formas audiovisuales más actuales.

Todo esto, con el aumento de las tecnologías y el apego – a veces nocivo, todo sea dicho – del móvil y las redes sociales ha mutado a lo que conocemos hoy en día como true crime. ¿Cuántas veces leemos una noticia horrible en alguna red social y nos entristecemos o nos enfadamos con el mundo para, en un segundo después, pasar a otro vídeo, otra foto random?  ¿Existe un limbo con todas las sensaciones que nacen en un segundo casual para morir en otro segundo posterior y casual?

¿Cuántas tragedias en portadas y medios empañaron su verdadera desgracia? ¿Nos acordamos de las víctimas o sólo de la que fue más comentada, más viral? ¿Hay velas para todas ellas? ¿Un caso eclipsa otro caso? ¿Las víctimas logran en algún momento mirar hacia otro lado y seguir con su vida?

Harry Coleman y Emily Dawson se van desnudando, psicológicamente, en el escenario, conversando y ejecutando un retrato perfecto de su cotidianeidad, dando pie a que el espectador vaya elaborando una ficha policial de los hechos y de la psique de cada personaje, para confirmar lo que reconocía Hitchcock: que a cualquiera le gusta un buen crimen, siempre que no sea la víctima. Aunque, a veces, convertirnos en víctimas pueda ser la perfecta solución. Han pasado más de 30 años desde el incidente y hay quien asegura que ha visto a Emily Dawson por alguna calle de Ohio. Hoy, tantos años después, se sigue buscando carnaza: ¿cómo es Emily hoy?, ¿ha olvidado lo que le sucedió?, ¿cómo consiguió salir adelante?, ¿cómo lucha contra las secuelas? Al igual que José María Íñigo, la gente quiere saber…. ¿Estará de nuevo Emily Dawson pronto en sus mejores pantallas?

Categorías
Cultura Espectáculos de humor Espectáculos y teatro Teatro

La función que sale mal. La paradoja de triunfar fallando estrepitosamente

Pocas veces he estado encima de un escenario, pero siempre ha habido unos nervios difíciles de controlar – ahora se da cuenta uno de lo bien que sienta ser espectador. Hay tantas cosas que pueden salir mal: olvidarse del texto, no saber cuál es tu pie, los fallos técnicos, que el público no congenie con la obra, bajas de última hora o la constante molestia de los móviles que no llegan a apagarse del todo…

“La función que sale mal” no podía tener un título más clarificador. Nos situamos en una noche de estreno que presume ser mágica y espectacular. Los espectadores van ocupando su sitio, leyendo el programa de mano, hablando entre ellos… Mientras tanto, un equipo técnico ataviado de uniforme con actitud a ratos pasota, a ratos histérica, parece sumergido en su propia burbuja y, en el aire, la pregunta de los espectadores más puntuales: ¿ha comenzado ya el show?

Tras el saludo inicial del director de la obra – un joven que apunta maneras con (no) éxitos tan notorios como “Cat”, “Siete novias para cuatro hermanos” o “La fea y la bestia” –, comienza una función que va de mal en peor. Estamos en el salón de una mansión inglesa que bien podría aparecer en una novela de Agatha Christie y sobre la chaise longue descansa un cadáver. Alrededor del incidente se reúnen todos los personajes que deberán iniciar una investigación para averiguar quién es el culpable, pero la obra no va a ir todo lo bien que la compañía universitaria desea: un director desquiciado, un auxiliar pasivo y torpe, actores que se salen del papel, técnicos molestando y un largo etcétera de todo aquello que no debería pasar.

Con una carrera de fondo de lo más longeva y exitosa y presencia en 30 países, “La función que sale mal” ha hecho reír a carcajadas a más de 8 millones de espectadores desde que se estrenara en el West End londinense en un 2012 que ya apunta lejano. Esta comedia en estado puro cuenta con un reparto talentoso y perfectamente coordinado que no tiene problemas en improvisar cuando haga falta en compenetración con el público. Y aunque no lo parezca, todo lo que sale mal, los fallos, los descuidos, los accidentes y hasta el peligro que sufre el decorado cuentan con un engranaje perfectamente ejecutado, planificado, ensayado y realizado. Desde las butacas se nota la labor de coordinación que hace todo el equipo, lo cohesionado que está el reparto y la pasión y entrega que demuestran.

Con ritmo ágil y mucha gracia, se recuerdan pocas comedias en cartelera en las que el público se ría cada dos segundos y la comicidad aguante de manera ingeniosa y constante durante toda la representación. No extrañan para nada las ovaciones y los aplausos del final, tan merecidos, pues supone un diez en todas las categorías necesarias para que una obra destinada al fracaso sea un éxito rotundo. Y aunque la banda sonora pueda ser José Luis Perales o una canción de suspense y terror, en realidad, el tempo que marca la obra son las carcajadas sin fin del público.

Tras llegar a Madrid en septiembre de 2019, esta compañía aficionada universitaria echa el telón en el Teatro Marquina el día 28 de mayo y Dios sabe si seguirán triunfando y fallando al mismo tiempo, cosechando éxitos, aplausos, risas y premios como hasta ahora. 

Como un engranaje de un reloj suizo, la obra de cierto corte surrealista combina de un modo brillante el ingenio necesario para escribir y representar una obra tan complicada y la coordinación imprescindible de muchos equipos para que todo salga como debe salir: mal, fatal, nefasto, siguiendo la estela de obras condenadas a la ruina o incluso malditas como “Macbeth” o “El enfermo imaginario”, que supuso la propia muerte de Molière sobre el escenario. Todo un ejemplo paradójico de que, a veces, para triunfar hay que fallar estrepitosamente. Ya saben, ¡no se la pierdan!

Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Teatro

Las guerras de nuestros antepasados. Delibes hace pleno.

Hay algo especial en las novelas de Delibes que hace cosechar tanto éxito en los clubs de lectura, los colegios e institutos, la gran pantalla y hasta el escenario. Un qué sé yo que se une al talento natural del escritor artesano de palabras, fonemas e historias y que consigue ganarse al público y cubrirse de aplausos.

Estrenada el 25 de enero en el Teatro Bellas Artes, “Las guerras de nuestros antepasados” cuenta la historia de Pacífico Pérez, un recluso condenado por homicidio, al que a un psicólogo de la prisión le cuenta su vida, sus sentimientos y su pasado. A través de un extenso diálogo que le otorga un gran dinamismo a la obra, el espectador se adentra en la psique de Pacífico y en la relación con su padre, su abuelo y su bisabuelo. 

En contraste con la firmeza y la crueldad de estos hombres, Pacífico es un hombre cándido, de una sensibilidad casi enfermiza, que no busca librar ninguna batalla – ni siquiera la de su propia existencia – y que lejos de imponer sus propias normas, vive de acuerdo con sus propios valores y sus convicciones morales en una estabilidad pasmosa que no casa con la tradición familiar. 

Si Delibes es indiscutiblemente un factor destinado al éxito (lo hemos visto triunfando en escenarios de toda España con obras como “Señora de rojo sobre fondo gris”, “Cinco horas con Mario”, “Los Santos Inocentes” o “La hora roja”), el talento, la habilidad y el trabajo de fondo que hay detrás de la interpretación de Carmelo Gómez hace que el público quede prendado. Sin duda, estamos ante una de las mejores actuaciones teatrales de esta temporada. Y es que Pacífico es un personaje complicado de interpretar por su condición de enfermo, víctima de unos altibajos emocionales fuertes, que pasa de la pena a la más pura felicidad, de la ternura al llanto y de la melancolía propia del pasado a la esperanza que nos trae el futuro, aunque Pacífico tenga más de lo uno que de lo otro. También hay que añadir que el texto es complicadísimo de defender a causa de los vaivenes temporales del personaje al contarnos su propia historia, las frases que se entrecortan, las ideas que quedan suspendidas en el aire sin llegar a matizarse y el estar interrumpiendo constantemente su monólogo por las toses, las dificultades respiratorias y la angustia vital que siente y padece.

Carmelo Gómez, dotado de un talento inmensurable, nos presenta un personaje de una sensibilidad exquisita y una historia con mucho trasfondo y mucha filosofía. Actor, texto y personaje son una misma cosa.

La novela, publicada en 1975, no pudo escoger mejor momento para dar el salto a las librerías: la Transición. Como un libro bisagra, supone la perfecta frontera entre el viejo mundo y el que estaba por llegar. Sin embargo, la naturaleza humana siempre se abre camino. En un contexto como el actual con guerras presentes en Afganistán, Ucrania, Etiopía, Yemen, Israel y Palestina, la crispación política que atraviesa nuestro país, las guerras comerciales entre EE. UU. y China, los asesinatos y las protestas civiles en Perú o Brasil y la ocupación del Tíbet, esta obra toma un cariz especial, siendo su mensaje más necesario que nunca.

A lo largo de la obra, se nos presenta una sociedad enfrentada y violenta que necesita de las guerras de cualquier índole para poder vivir, como si de la guerra naciera un impulso vital tremendamente necesario para nuestra propia existencia.

El padre, el abuelo y el bisabuelo de Pacífico, marcados por la Guerra Civil, la de Marruecos y la última de las contiendas carlistas, respectivamente, no pueden concebir que el muchacho no tenga una guerra que librar y que nunca llega. La obsesión hecha diálogo: “Tu guerra debe estar al caer, Pacífico”. Surgen los cuestionamientos, las señalaciones y Esa Palabra: ¿Pacífico es maricón? ¿Es Pacífico un hombre realmente?  ¿Está sano mentalmente? ¿Qué le ocurre a este muchacho que detesta las guerras y la crueldad? 

Pacífico cae bien. Pacífico cae de puta madre. “Cada hombre tiene su guerra, lo mismo que tiene una mujer”, a tal conclusión llega el ingenuo Pacífico Pérez quien al final, sin comerlo ni beberlo, ajeno a una sociedad en la que no ha sabido ni querido integrarse, morirá aplastado por quienes dictan las normas y recorren los recovecos del sistema para su propio beneficio. Hecha la ley, hecha la trampa, que diría el refranero popular. Como nos pasa a muchos, desgraciadamente – añado yo –, porque… ¿Cuántos Pacíficos ha podido haber en la Historia de la Humanidad? ¿Cuántas personas deben regirse por unos convencionalismos sociales implantados con los que no concuerda? ¿Están marcados todos los Pacíficos por el mismo sino? 

Esta versión realizada por el prestigioso dramaturgo Eduardo Galán, que ha contado con el apoyo de Carmelo Gómez, natural de León, para adaptar la manera de hablar y hacerla más real, se erige bajo la batuta de Claudio Tolcachir, director de teatro argentino con una trayectoria envidiable tanto en Argentina como en el extranjero. Todo un equipo cohesionado que funciona a la perfección formado por Miguel Delibes, Claudio Tolcachir, Eduardo Galán, Jesús Cimarro, Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. 

Una obra que sobresale por la maestría de la interpretación y el debate posterior que surge sobre la justicia, la moralidad y la ética, las nuevas masculinidades, la importancia de marcar la diferencia, el placer de vivir según nuestras normas y la necesidad de, en ciertas ocasiones, plantar un pie y defenderse.

Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Teatro

Señora de rojo sobre fondo gris: la historia de amor más puro

El gol de Iniesta. Aquel “Pedrooooo” de Penélope Cruz en la gala de los Óscar del 2000. El pendiente perdido de La Faraona o ese “yo he venido a hablar de mi libro” espetado por Francisco Umbral.

Son hitos que forman parte de la memoria de los españoles; como si estos momentos recogieran de algún modo lo que somos, nuestra esencia. A esa lista, yo también añado la voz de Pepe Sacristán. Porque él lo vale.

Parece que las novelas de Miguel Delibes estaban hechas para ser representadas en el teatro. Y triunfar, por supuesto. Ya lo vimos en su momento con Lola Herrera y sus “Cinco horas con Mario” – porque son sus cinco horas con Mario – que ha interpretado desde 1979 hasta 2022. También se han llevado al teatro otras novelas como “La hoja roja” o “Las guerras de nuestros antepasados”, que se estrenará en el Bellas Artes en febrero de 2023. En “Señora de rojo sobre fondo gris” también se recoge la muerte, la soledad, la memoria sentimental, el paso del tiempo, las cosas que se quedaron por decir a quien ya no está y el amor como el sentimiento más puro. El texto nace como un recuerdo y un homenaje póstumo a la mujer del escritor que Sacristán sabe reconocer, valorar y engrandecer. No en vano, el propio Sacristán fue amigo del escritor y éste le concedió los derechos para versionar la obra. Al final del monólogo, tras los aplausos correspondientes totalmente merecidos, cae un solemne “en honor de Ángeles de Castro, puesto que, sin ella, sin su aliento, sin sus ánimos, no conoceríamos muchas de las obras de Delibes”.

Tal y como comentó el escritor en su momento, aquella mujer sensacional fallecida de un tumor cerebral a los 51 años y que, con su sola presencia, aligeraba la pesadumbre de vivir, fue su mitad. 

Estamos en 1975, Nicolás es un pintor prestigioso en plena crisis creativa. Consumido por la tristeza y el estrés por la incapacidad de pintar y de que acudan los ángeles (las musas), evoca recuerdos tristes de su vida. Por un lado, la detención de su hija y su yerno por motivos políticos. Por otro lado, la enfermedad y la muerte de su mujer, Ana, que le hace abandonar la pintura, descomponerse y preguntarse cómo va a vivir a partir de ahora. ¿Cómo se combate la soledad, la pesadumbre, el abandono?

Es curioso cómo un solo actor abarca el escenario por completo y lo llena. No resulta difícil de creer tratándose de un actor que arranca desde la pasión y ha sabido escoger su trabajo en base a la auténtica vocación. ¿Qué diría aquel niño que venía de la tierra de los ajos si se viera a sí mismo ahora sentado desde una butaca? Al trabajar con pasión y desde el buen hacer, se nota que el texto es completamente suyo: las pausas para rellenarse la copa, las miradas al vacío, la modulación de la voz en según qué momentos… Es tan impresionante el talento de este hombre que hasta los silencios los llena, creando en el espectador un cierto desasosiego en compenetración con el ambiente de la obra.

En “Señora de rojo sobre fondo gris” nos encontramos un escenario lúgubre, deshabitado y descuidado. La buhardilla le sirve como refugio para evadirse de sus pesares, si no los llevara dentro y a cuestas. Hay cuadros sin terminar porque los ángeles no acuden – ¿es posible que estén ocupados acunando a alguien? –, el polvo se acumula, las botellas de licor parecen más vacías cada vez y aquella chaise longue de estilo victoriano hace mucho que no siente a dos amantes cobijarse en su tela. Y en el medio de aquel escenario, un hombre solitario con mirada lánguida nos narra sus miedos.

No es de extrañar que el Teatro Bellas Artes cuelgue a menudo el cartel de “todo vendido” o sold out, salvo que ahora se cuelga en sus redes sociales. Tiempos modernos, supongo, aunque con la esencia de siempre.

Eso sí, a los espectadores les aconsejo apagar los móviles completamente, evitar los excesos de tos y levantarse para aplaudir en cuanto acabe la obra. Ahora sólo queda preguntarse quién será el guapo que se atreva a rescatar este texto en un futuro (esperemos que muy lejano) y competir con semejante actor; la sombra de Sacristán es alargada.

 

Y como conclusión que me atrevo a compartir, diré que la obra supone un alegato a favor del arte, que siempre queda, como una forma exquisita de alcanzar la inmortalidad. Así pues, tanto la novela, como la obra como el retrato de Eduardo García Benito realizado en 1962 nos presentan la historia de amor y duelo de Miguel Delibes y Ángeles de Castro, uniéndoles no sólo a través del amor, también a través del arte y la cultura por toda la eternidad.

Quizás su amor, como tantos otros, también forme parte de la memoria sentimental de este país.

Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Eventos Musical Uncategorized

A Chorus Line, el musical que cuenta la historia de los de Broadway

Las personas acostumbramos a hacer fila para todo. Fila en el patio del colegio, fila en la compra, en el banco, en las urgencias del hospital, en las oficinas de administración. No es raro ni inusual para nosotros colocarnos en posición, expectantes, aunque muchas veces ya sepamos lo que viene después. Los artistas, los bailarines, los cantantes, los talentosos, y muchas veces los incomprendidos, forman su fila en Broadway e, inevitablemente, también saben lo que ocurrirá: ¡Gracias, ya te llamaremos! Y rumbo al próximo casting. 

En un mundo donde parecen tener cabida solo los mejores, A Chorus Line cuenta la historia de unos soñadores, resilientes y valientes que parecen resumir su vida en ir audición tras audición, derrota tras derrota, o éxito tras éxito agridulce. Nada más lejos de la realidad. Lo que parece ser una prueba más en la que demostrar sus virtudes artísticas y volver a casa con la frustrante sensación de no conseguir aquello que se desea, se convierte en un recorrido por los miedos, las experiencias, la infancia, adolescencia y madurez de unos personajes que parecen tener mucho que contar… ¿Cuál es tu historia?

El flamante musical de Michael Benett, James Kirkwood y Nicholas Dante, bajo la producción de Antonio Banderas, se propone hacer historia. Y lo consigue. Habrá quienes se pregunten por la trama, la trama, señores, es la vida. Nuestras experiencias más dolorosas, nuestros sueños incumplidos, ambiciones, crecimientos y procesos. Una historia que parece no contar nada pero que lo cuenta todo, que no necesita historias enrevesadas de planteamiento, nudo y desenlace, que es por sí misma, que muestra, que retrata, que relata, que canta los pretextos de unos pocos y lo que hay detrás de muchos. 

En A Chorus Line no se trata de destacar. Puede que no tenga un número estrella como sí lo tienen otros musicales, ni un personaje que brille con más luz que el resto, ni una historia que conmueva más que la otra. Y eso es lo que pretende. La vida no solo es lo grandioso, lo espectacular, lo que brilla, lo complejo o lo complicado. La vida es. Y punto.  Es vulnerable, son nuestros miedos nuestros éxitos, derrotas y victorias. Es lo que solo es nuestro. Es de estos personajes. 

En cuanto al reparto, no se puede sino hacer mención a todos aquellos artistas que forman parte del show. Angie Alcázar, Tomy Álvarez, Lucía Castro, Alex Chavarri, Javier Cid, Aaron Cobos, Anna Coll, Fran Del Pino, Daniel Délyon, Sonia Dorado, Roberto Facchin, Daniel Garod, Bealia Guerra, Pep Guillém, Cassandra Hlong, Ariel Juin, Flor Lopardo, Joan López-Santos, Juan José Marco, Graciela Monterde, Fran Moreno, Marcela Nava, Ivo Pareja-Obregón, Lucrecia Petraglia, Estibalitz Ruiz,  Aida Sánchez, Lorena Santiago, Sarah Schielke y Victor González. Son todos protagonistas. Tampoco necesita una gran escenografía, bastan unos cuantos espejos y unos pocos golpes de luz para contar lo que se quiere contar. Apuesta por lo simple, y por un maestro de ceremonias de la talla de Manuel Bandera, quien armoniza a más no poder. 

A Chorus Line, el mismo que estuvo quince años en cartel en Broadway, el del Pulitzer, el que Michael Douglas llevó a la gran pantalla. El de los espejos, los números musicales, las filas y las audiciones. El que cuenta historias: la historia de los de Broadway.

Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Eventos

‘Cabezas de cartel’ o cómo reflexionar sobre la industria teatral con tanto arte

Celia Nadal y Javier Manzanera, la pareja de cómicos en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara

¿Cuál es el fin último del teatro? Históricamente, el teatro siempre ha sido ese espejo en el que se reflejaba y, por consecuencia, se cuestionaba la vida humana. Establece, casi de forma determinante el bien y el mal en lo que al ser humano y a su vida se refiere. Sin embargo, ¿quién cuestiona al propio teatro? ¿Se cuestionan los del gremio a sí mismos? ¿Son coherentes? Y, ¿consecuentes?

Cabezas de cartel es más contenido que continente. El caos en su sentido más amplio como hilo conductor de todo un recorrido por el proceso creativo que supone producir una representación teatral desde cero. La que promete ser toda una crítica a la propia industria nos adentra en el ensayo de ‘Cimarrón, una obra que trata de romper con lo establecido y estampar su propio sello en una reflexión que pone sobre la mesa aspectos que puede que todos piensen, pero que solo unos pocos valientes son capaces de verbalizar y subir a un escenario.

¿Hacia dónde se encamina el teatro de hoy? Levantarse contra lo que nos es impuesto y asumir que, ser conocido o famoso no es ser artista. El artista es el que interpreta, pero sobre todo el que transmite. ¿Y el arte? El arte es la capacidad de crear, y estos dos en escena han creado. Y mucho.

Celia Nadal y Javier Manzanera quieren elegir de qué arrepentirse, y deciden no hacerlo nunca de no haber perseguido su verdadera pasión. Ella es un ataque de expresividad y energía constante, la parte más racional de la historia con unas aspiraciones que bailan entre la pasión, el beneficio e incluso la supervivencia. Él, por el contrario, se muestra como revolucionario y cómodo a la hora de nadar a contracorriente. Fiel, ante todo, a unos ideales que abogan por no venderse nunca a “esa industria” qué tantas páginas ocupa en su obra, y tantos quebraderos de cabeza le ha producido. Ambos, cercanos, queridos, pasionarios y enfrentados en una dicotomía que, muy a nuestro pesar, se presenta en numerosos aspectos y situaciones de la vida, y que no es otra que: ¿razón o corazón?

 

Deciden poner las circunstancias a su favor y, ¿qué mejor manera de hablar de teatro que en el propio teatro? Puede que muchos piensen que esto no va a interesar a nadie, pero las butacas se llenan y su público aplaude, se ríe y rinde ante la maestría de este dúo sobre el escenario.

Cabezas de cartel es la historia de unos valientes que deciden romper con lo establecido y apostar por cuestionarlo todo. Incluso a sí mismos. Unos personajes que bailan con lo que es y no es el teatro, que disfrutan entre contradicciones, misterios, certezas y asumen lo bonito y difícil que es ponerle límites al arte. Apuestan por lo suyo y se emocionan al defenderlo. Se ven así mismos en el espejo y, por supuesto, se gustan. 

Categorías
Cultura Espectáculos y teatro Eventos Musical

En Tierra Extraña, el musical que resucita la copla en un suspiro

El musical ‘En Tierra Extraña’ reúne a Concha Piquer, García Lorca y Rafael de León sobre los escenarios teatrales

“Lo correcto es el enemigo del arte”, dicen. No sé exactamente qué es y no es lo correcto, ni lo que sería lo correcto para Lorca, la Piquer o Rafael de León, pero lo que presenciamos ayer día 3 de marzo de 2022 en el Teatro Marquina, fue, indudablemente, el más fiel de los amigos del arte.

Los grandes se merecen un homenaje, sería lo que pensó Juan Carlos Rubio, el director que se movía en tierra conocida, pero hizo de ella la más extraña posible. Él, eligió sin duda a los más grandes: ¿Qué pasaría si Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León tuviesen un encuentro? Pues esto es lo que se figuró Juan Carlos Rubio, y le llevó a hacer una reconstrucción histórica basada en hechos posibles pero que no sucedieron realmente. Algo así como un final histórico alternativo. 

Los mismos que entraban decididos a ocupar aquellas butacas rojas del teatro, segundos después, aplaudían la voz y el verso que en Tierra Extraña se contenía. Dispuestos a adentrarse en aquel encuentro ficticio de la España del 36, en esa tierra querida que la guerra a tantos arrebató, a lo extraño que tienen a veces los conflictos que se escapan de toda razón o entendimiento. A la historia y al arte de una tierra. Nuestra tierra.

Ansiosos, puede. Expectantes, también. Satisfechos, sí rotundo. Alguna que otra cámara dispuesta a filmar lo que muchas veces se ve en los escenarios, pero pocas se hace de esta manera. Incluso, pasaba por allí un Santiago Segura que, no dudó en asistir, presenciar y recomendar una de las mayores expresiones del arte de nuestro país.

Pero, ¿quién es Concha Piquer? Una mujer de los pies a la cabeza, una artista envidiable, la musa, el duende, la luz y la sombra del espectáculo. La valenciana. La tonadillera por excelencia, la que no acostumbra a recibir un no como respuesta, la expresiva, la emotiva, el arte. Y, ¿Diana Navarro? Diana Navarro, también. 

Junto a ella, encarnado por Alejandro Vera, el hombre de los pies planos y el corazón redondo. El autor de ese tal Romancero Gitano, el poeta cuyo nombre figuraba en las listas negras del país. El de todos y el de nadie, el que ama por encima de todo su tierra y se resiste a huir de ella. Y bajo la piel de Avelino Piedad, el marqués, uno de los grandes del 27, el de las letras de copla, el enamorado, resiliente y vulnerable Rafael de León.

Una obra que rebosa talento, que empapa hasta la médula, que deja la estela de un público en pie que aplaude el arte de antaño. Y el de ahora. Una de esas que te enseñan lo valioso que es pertenecer a un lugar, y lo difícil que es estar en tierra de nadie, porque como decía la Piquer:Entre vivas y entre olés por España se brindó”. 

Imaginémonos ese encuentro en el que Concha Piquer pregunta: “Y, ¿ha merecido la pena conocerme?”, a lo que el poeta Lorca responde: “Más de lo que a mi vanidad le permite admitir”. 

Categorías
Espectáculos y teatro Eventos Monólogos y Humor

El telón se levanta de nuevo: espectáculos para este otoño en Madrid

Se aproxima el inicio de una nueva estación, y con ella no solo varía el color de las hojas, sino que también cambian las ofertas teatrales. El otoño pisa Madrid con pie firme. Llega dispuesto a revolucionar las carteleras y a inundar todas sus salas con las mejores representaciones y espectáculos. 

Qué mejor forma de celebrar este cambio estacional en el que los días se vuelven progresivamente más fríos que en el interior de un buen teatro, disfrutando de una obra desde la calidez de una cómoda butaca. Una época del año llena de encanto, que nos cautivará, más si cabe, con las oportunidades de entretenimiento que trae consigo. Aunque esta temporada viene con algunas restricciones y medidas especiales debido a la Covid-19 (restricción de aforo, obligatoriedad de mascarilla, distancia social), éstas convierten a los teatros en entornos seguros y preparados en los que podremos seguir invirtiendo nuestro tiempo de ocio.

De forma que, a continuación, os presentamos la guía teatral de la temporada. Si eres un cultureta adicto a las buenas funciones, ¡coge papel y lápiz porque no querrás perderte ni una sola de estas maravillosas obras!

 

El Brujo

Ya que hablábamos de encanto y hechizo, la primera sugerencia no podía ser otra que El lazarillo de Tormes de El Brujo, un espectáculo de poco más de hora y media que tiene lugar en el Teatro Cofidis Alcázar. En él, nuestro querido Rafael Álvarez realizará un monólogo en tono intimista, cuyo objetivo es hacer reflexionar al público sobre cuestiones existenciales como la infancia o la marginación.

Las entradas para El Brujo tienen un precio de tan solo 20 euros, ¡no lo pienses más y consigue ya la tuya!

 

Corta el cable rojo

El Pequeño Teatro Gran Vía acoge la novena temporada de  Corta el cable rojo, posiblemente una de las comedias más hilarantes de toda la cartelera teatral del momento. Un espectáculo lleno de humor, improvisación y originalidad, en el que sus tres protagonistas irán construyendo sus monólogos con las aportaciones que hacen los espectadores. 

Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés consiguen hacer un show ameno, divertido e interactivo, en el que las carcajadas están aseguradas. Además, encontrarás localidades desde apenas 14 euros, ¡un precio inmejorable!

 

El Peliculero

El cómico Víctor Parrado nos trae una temporada más de El Peliculero en el Pequeño Teatro Gran Vía. Un monólogo de hora y media lleno de música, baile y humor, en el que Parrado nos hará revivir alguna de las escenas más icónicas de la historia del cine a través de sus vivencias personales.

Consigue tu entrada por el increíble precio de 18 euros, y asiste a una Gala de los Oscars de lo más original, en la que se premiarán los mejores y peores momentos de la vida del humorista. ¡No te pierdas el evento del año!

 

Escape Room

La trepidante comedia de Joel Joan y Héctor Claramunt, Escape Room, pisa fuerte el escenario del Teatro Fígaro de Madrid. La historia de cuatro amigos que deciden hacer un escape room parece, de primeras, una idea inocua. El problema es que quizás nada en el juego que están a punto de comenzar es tan inocente como creían. Lo que parecía un plan divertido se convertirá en todo un infierno. Una obra que mezcla suspense y humor, y trata temas como la amistad, las relaciones de pareja y los problemas cotidianos. Se podría decir que con Escape Room morirás de la risa, ¿te atreves a entrar?

Las entradas para disfrutar de esta joya cómica tienen un precio que oscila entre los 18 y los 20 euros, ¡hazte ya con unas!

 

El método Grönholm

La cruel comedia de Jordi Galcerán, El método Grönholm, inaugura su nueva temporada en el Teatro Cofidis Alcázar. Una sátira que reflexiona sobre la ambición, los límites y los principios, y en la que veremos a los personajes someterse a una dura entrevista de trabajo por un cargo de director en una importante empresa. 

Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero encarnan a los cuatro protagonistas de esta despiadada comedia de hora y media. Las entradas tienen ahora un precio de 16 euros, ¡aprovecha esta oferta inmejorable!

El metodo gronholm teatro

 

Hasta aquí hemos llegado

El humorista y monologuista español Leo Harlem nos trae junto a Sinacio y Serio Olalla, otros dos grandes comediantes del panorama nacional, el espectáculo Hasta aquí hemos llegado. Un show de aproximadamente 100 minutos en el que no podrás contener las risas, y que ha cerrado cada una de sus temporadas siendo un éxito rotundo.

Nuestros tres humoristas repasarán sobre el escenario del Teatro EDP de Gran Vía alguna de las situaciones más habituales a las que se enfrentan los cómicos antes de sus funciones. Las localidades para disfrutar de esta desternillante actuación tienen un precio de 25 euros. ¿A qué esperas para conseguirlas?

 

I Want You Back

El Teatro EDP de Gran Vía acoge el impresionante show I Want You Back, un espectacular homenaje a la estrella del pop por excelencia, Michael Jackson. El musical, de aproximadamente dos horas de duración, contará con la voz de Dabeat, una banda en directo que interpretará el repertorio del artista y un grupo de baile liderado por SacMJJ. 

Únete a la fiesta y déjate llevar por ritmo, consiguiendo tus entradas por el precio de tan solo 15 euros. 

 

Esperamos que estas opciones os hayan servido de ayuda para planear vuestro regreso a los teatros tras las vacaciones de verano, y que disfrutéis mucho con todas ellas. ¡Feliz otoño teatral en Madrid!

Categorías
Espectáculos y teatro

La guerra de Albert Plá, Fermín Muguruza y Refree

Albert Plá, Fermín Muguruza y Refree son los intérpretes principales de la obra Guerra. Una reflexión sobre los procesos bélicos que se realiza mediante música, teatro, proyecciones y efectos multimedia para crear un musical, tan provocador como irónico. Una pieza que fue estrenada durante el pasado junio de 2015 en Barcelona, dentro del marco del Grec Festival, y que del 1 al 10 de abril estará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

El argumento inicial centra la acción de la obra sobre una ciudad que está siendo vigilada por las fuerzas internacionales debido a razones humanitarias, allí desplazadas en misión de paz. La tensión entre los habitantes de la localidad y las tropas liberadoras va en aumento. ¿Habrá conflicto armado? ¿Se desatará la guerra-de-albert-pla?

Guerra reflexiona sobre los conflictos armados y la forma en la que son narrados a la sociedad. Un soldado, un músico y una ciudad son los tres protagonistas que llevan al público a pensar sobre si su participación se limita a mero observador de un espectáculo cruel y si, en realidad, estas guerra-de-albert-plas son necesarias e inevitables. Una visión crítica sobre las actuaciones bélicas, en especial sobre la que se realizan por cuestiones humanitarias donde se matan a otros seres humanos.

Para profundizar sobre estas contradicciones, Albert Plá y Fermín Muguruza utilizarán canciones para poner de manifiesto sus diferencias, aquellas posturas encontradas, y también para reprocharse sus actuaciones. En la faceta musical cuentan con la ayuda del productor Raúl Fernández Refree y del apoyo de proyecciones que refuerzan las atmósferas que se van desarrollando a lo largo de la obra.

La obra creada por Albert Plá permanecerá en Madrid entre el 1 y el 10 de abril, con sesiones a las 21.45 horas (viernes y sábados) y 20.00 h. (domingos) y 20.30 h. (miércoles y jueves). Las entradas para Guerra en Teatro Nuevo Apolo ya están a la venta. Consigue el mejor precio a través de Taquilla.com.

Categorías
Espectáculos y teatro

El Reino de Calamburia busca vencedor en Madrid

Durante los días 17, 18, 24 y 25 de abril, y con una sesión única a las 23:59 horas, podrás disfrutar en el Teatro La Escalera de Jacob de una divertida guerra de improvisación en la que incluso podrás participar. Si te apetece formar parte durante un día del Reino de Calamburia, las entradas están a la venta a través de Taquilla.com.

De la mano de la Escuela de Calambur Teatro llega a los escenarios una interactiva batalla, en la que los recién llegados del Reino de Calamburia representarán un improvisado combate en el que no hay reglas. Las armas de las que pueden hacer uso son únicamente el ingenio y la rapidez mental, armas que tendrán que serles suficiente para merecer tu voto y convertirlos en ganadores.

Tras el I Torneo de Calamburia, el caos, impulsado por la Guardiana del Inframundo, amenaza de nuevo la tierra al querer conquistar cuanto encuentre a su paso. Sólo unos pocos reunirán el valor para detenerlo y que gane el bien. Para ello tendrán que superar duras pruebas de ingenio.

La creación de historias, las transformaciones en otros personajes, fabricaciones de objetos o incluso las variaciones de acentos, serán algunas de estas pruebas que estos defensores del bien deberán superar.

Atrévete a tomar partido en esta guerra y ayuda con tu voto a decidir quien gana las batallas del Reino de Calamburia.

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Buena Gente (Good People)’ llega a Teatro Rialto de Madrid el mes de febrero

teatro-forque--644x362

‘Buena gente’ aterriza en la capital de nuestro país. Esta versión de la aclamada obra de David Lindsay-Abaire llega a Teatro Rialto de Madrid, incorporándose al cartel a partir del 11 de febrero. Las entradas para ‘Buena Gente (Good People)’ están disponibles en Taquilla.com.

‘Buena Gente’ es una adaptación de ‘Good people’, dirigida por David Serrano. El elenco de actores está formado por Verónica Forqué, Pilar Castro, Susi Sánchez, Juan Fernández y Diego Paris. Esta obra nos anima a explorar los desafíos, lealtades y deseos de una persona corriente en su vida adulta, en el esfuerzo de no optar por rendirse ante las nuevas oportunidades que brinda la vida.

‘Buena Gente’ es la historia de Margarita, una mujer de 60 años, madre soltera de una chica de 40 con discapacidad. Margarita asume su cuidado, otorgándose como único respiro las meriendas con sus amigas en el bingo. Lamentablemente, no cree que vaya a poder continuar con este ritual, porque la han despedido y encontrar trabajo a su edad y sin estudios parece complicado.

Sin embargo, un golpe de suerte la lleva a reencontrarse con Raúl, su amor adolescente al que lleva décadas sin ver. Éste ahora es un médico de prestigio con un alto nivel de vida. Margarita no suele pedir ayuda, pero comienza a pensarse pedir a Raúl que le eche un cable para no hacer malabares al pagar las facturas…

‘Good People’ ha sido galardonada en numerosas ocasiones en Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con un Premio Tony, y su autor tiene un Premio Pulitzer. Trasladándonos a la adaptación española cabe mencionar que una de sus protagonistas, Verónica Forqué, tiene 5 Premios Goya en su haber.

Categorías
Espectáculos y teatro

‘La novia de papá’, en Teatro Infanta Isabel de Madrid

la-novia-de-papa-cartel

El Teatro Infanta Isabel ha apostado para este invierno y primavera por ‘La novia de papá‘. Una comedia canalla que estará en su escenario desde enero hasta el 26 de julio. Las entradas para La novia de papá en Madrid están a la venta a través de Taquilla.com.

Esta obra es una comedia adaptada por Paloma Bravo y Joseph O’Curneen, y protagonizada por María Castro, Eva Isanta, Armando del Río, Rodrigo Sáenz de Heredia, Lucía de la Fuente y Nadia de Santiago. ‘La nueva novia de papá‘ nos cuenta una historia gamberra, callejera, empática y muy divertida porque dice las cosas que pensamos y no nos atrevemos a decir en voz alta.

Sol se enamora de Pablo, padre de dos niñas en custodia compartida con una mujer de armas tomar. Y, cuando se quiere dar cuenta, Sol está a punto de perder su independencia para compartir su vida, su economía y su tiempo con el amor de su vida, sus dos hijas puñeteras y una ex que… Mejor no hablar de la ex.

La novia de papá‘ habla de familias (todo tipo de familia), de amistad, humor y tolerancia. Una historia gamberra, callejera, empática y muy divertida porque dice las cosas que pensamos y no nos atrevemos a decir en voz alta.

Las funciones y horarios de ‘La novia de papá’ en Teatro Infanta Isabel de Madrid de representación son los siguientes: miércoles y jueves a las 20:3o horas., viernes a las 20:00 horas, sábados 19.00 y 21:30 horas, y domingos 19:00 horas.

Más información en nuestra agenda:

Categorías
Espectáculos y teatro

Hoy: El diario de Adán y Eva, en Madrid hasta marzo

El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge desde el 28 de enero y hasta el 15 de marzo la obra ‘Hoy: El diario de Adán y Eva‘ de Mark Twain. Una obra que está protagonizada por Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo. Los dos actores repiten la experiencia de compartir escenario tras haber protagonizado ‘Wilt, el crimen de la muñeca hinchable‘.

Hoy: El diario de Adán y Eva‘ está basada en el relato cómico del conocido escritor estadounidense, la versión de Blanca Oteyza, Miguel Ángel Solá y Manuel González nos presenta una puesta en escena donde predomina la comicidad unida a la melancolía.

La obra se centra en el reencuentro de una pareja de exitosos locutores de radio de finales de los ’50 que, dejando atrás sus años dorados, se reencuentran recordando la última historia que retransmitieron.

La acción del texto de Twain transcurre en dos estudios de radio a los que separa una cincuentena de años, una diferente calidad de agobios y esperanzas; y un único dilema, que, a veces, nos atrevemos a abordar como una única certeza: el amor.

Además de los protagonistas, los espectadores también se convierten en el tercer actor y juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama, ya que viven a través de su experiencia personal lo que le ocurre a los personajes.

El diario de Adán y Eva‘ llega al Teatro Bellas Artes de Madrid tras una intensa gira por todo el país y, además, es una obra que ha sido visto por 1.500.000 de espectadores durante los años que ha estado en cartel.

Las entradas para El diario de Adán y Eva en Teatro Bellas Artes de Madrid se pueden comprar a través de Taquilla.com. Además, hasta el 8 de febrero está activo un descuento del 20%.

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Inmunidad diplomática’ en Teatro Fernán Gómez de Madrid

 
Impunidad total sea cual sea el crimen cometido. Esta es la definición del concepto de la ‘Inmunidad diplomática’ que Alberto Herreros ha querido recoger en una obra de teatro con un alto componente psicológico.
 

Esta producción estará en Teatro Fernán Gómez de Madrid desde el 20 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Todas las entradas para ‘Inmunidad Diplomática’ en Madrid están a la venta en Taquilla.com.
 

‘Inmunidad diplomática’ es un thriller que combina acción y espionaje a partes iguales. Alberto Herreros, autor y director de esta obra, lleva a los escenarios el tema del maltrato a la mujer, un abuso sobre la persona maltratada buscando su dominación física y psíquica. Estrechamente ligada a éste aparece la idea de la injustia social y la sensación de que los culpables salen siempre indemnes.
 

Esta obra nos cuenta la historia de John, un diplomático y espía británico destinado por el MI6 a su embajada en Madrid. Al poco tiempo de llegar comienza a tener roces con Patrick, un jefe operativo especialista en operaciones de guerra financiera y espionaje. Éste logra que lo destinen fuera de España de nuevo, maniobra que no gusta especialmente a John, quien decide visitar a Diana, ‘novia’ de Patrick y prostituta de lujo.
 

Su idea es torturarla y maltratarla para vengarse de Patrick. Ésta se resiste por miedo a que John ataque a su hija Daniela. En la escena aparece Gonzalo, vecino de Diana y quien, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con una situación de la que será difícil salir.
 

‘Inmunidad diplomática’ rinde homenaje al ‘teatro cinematográfico’. En el reparto de actores encontramos a Daniel Muriel, María Hervás, Jimy Shaw, Sara Casasnovas, Irene Anula, Rebeda Ledesma, Tábata Cerezo, Borja Luna, Rodrigo Poisón y Arancha Martí.
 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Campanilla, el musical. El origen’ en Madrid

 

‘Campanilla, el musical. El origen’ continúa su gira por todo el país. En los próximos meses llegará al Teatro Jaime Salom de Parla, que servirá de escenario el próximo día 23, y a Teatro Rialto de Madrid, donde se instalará el 29 de este mes y permanecerá hasta enero del próximo año.

 

En Taquilla.com ya están a la venta las entradas para Campanilla El musical. El Origen, une espectáculo que trae de vuelta todos los personajes que creó James Matthew Barrie y que introdujo en la conocida historia de ‘Peter Pan’.

 

Sin embargo, no será esta mítica historia la que literalmente seguirá el musical, sino que se ha inspirado precisamente en el origen de todo, en el momento en que Peter Pan y Campanilla se conocieron, consiguiendo un relato tan fascinante que cautivará tanto a niños como a adultos.

 

El inicio del musical descubrirá al público que las hadas también necesitan ir a la escuela para que aprendan cómo realizar su misión: la de cuidar a los humanos para que sean buenas personas y ayuden a los demás. Sin embargo, las hadas nunca antes podían haber sido vistas por el ser humano. Esto solo empieza a pasar cuando ven a Peter.

 

Quedándose todas las compañeras de escuela de Campanilla totalmente prendadas de niño, la reina consigue que éstas, por un día, puedan convivir con los humanos. Así es como comienza la relación de los dos protagonistas.

 

‘Campanilla, el musical. El origen’ es un original espectáculo, lleno de canciones y bailes que tendrán lugar en todo el maravilloso mundo que llega con Nunca Jamás. Un musical que ya goza de un gran éxito que se ha ido gestado a lo largo de toda su gira por todas las regiones del país y que, allá donde ha estado, no ha decepcionado.

 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’ en Teatro Español de Madrid

 

La monarquía inglesa del siglo XV se sube a los escenarios del Teatro Español de Madrid. ‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’ estará en cartel del 6 de noviembre al 28 de diciembre. Todas las entradas para ‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’ están disponibles en Taquilla.com.
 

Esta versión de ‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’ de William Shakespeare, está basada en la dramaturgia de José Luis Sanchís y dirigida por Carlos Martín. El actor Juan Diego aparece como personaje principal, acompañado de artistas como Ana Torrent, Terele Pávez, Asunción Balaguer y Carlos Álvarez Novoa, entre otros.
 

En palabras del propio Sanchís, ‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’ propone ‘más que una reflexión sobre la ambición humana, una interrogación sobre eso que llamamos conciencia, ese espejo interior, en cuyo azogue se reflejan y refractan los actos que nos definen (…)’.
 

Esta adaptación del clásico de Shakespeare pone el foco en la tercera escena del quinto acto, aportando más énfasis en los pensamientos del Rey antes de la batalla de Bosworth. La historia de una tragedia política, de un monarca sanguinario que asesina sin piedad a todo el que se le pone por delante, con el único fin de conquistar el poder.
 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Rico, Rico, Rico’ en Teatro Alfil de Madrid

 

Corta, pero intensa. Así podrá describirse la estancia de ‘Rico, Rico, Rico’ en Madrid, donde sólo ofrecerá tres únicas citas con su público. Estará del 7 al 9 de noviembre en Teatro Alfil. Todas las entradas para ‘Rico, Rico, Rico’ están disponibles en Taquilla.com.
 

Se trata de un remake del espectáculo que se hizo 20 años atrás, allá por 1994. Una versión mucho más canalla, ‘guarriclown’ (como ellos la definen), incorrecta y destroyer.
 

Los payasos Vivo, Bobo y Malo han quedado para celebrar un cumpleaños muy especial. En realidad, no es más que una excusa para alborotar y poner patas arriba todo lo que tienen a su alrededor. Lo de que arrasan allí donde van es literal.
 

‘Rico, Rico, Rico’ es un espectáculo fundamentado en el lenguaje gestual, apenas tiene texto. Este montaje está interpretado por Josu Bilbao, Jesús Peñas y Jon Ariño, integrantes de la compañía vasca Salitre Teatro.
 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘La sombra del Tenorio’ en Getafe y Parla

 

El clásico de José Zorrilla visto desde otro punto de vista. Esto es ‘La sombra del Tenorio’, una obra de teatro que estará en las localidades madrileñas de Getafe (Teatro Auditorio Federico García Lorca) y Parla (Teatro Jaime Salom), los días 1 y 2 de noviembre, respectivamente. Todas las entradas para ‘La sombra del Tenorio’ están disponibles en Taquilla.com.
 

Interpretada por Francisco Negro, y dirigida por él mismo junto a Mayte Bona, ‘La sombra del Tenorio’ está inspirada en un texto de José Luis Alonso de Santos, uno de los más reconocidos dramaturgos de nuestro país. Ambientada en la década de los años 50, en ella se recrea, con tintes humorísticos, los mejores versos del clásico ‘Don Juan Tenorio’.
 

El protagonista es Saturnino Morales, criado de Don Juan, y eterno segundón en la obra original. En un soliloquio que dirige a una monja siempre silenciosa, Saturnino expresa sus aspiraciones y deseos, soñando con algún día ser protagonista como lo es Don Juan. Saturnino irá desgranando los diferentes momentos de su vida, tanto buenos como malos, ignorando que esta charla es la representación en directo de su propia muerte.

 
‘La sombra del Tenorio’ tiene lugar en la habitación de un hospital de beneficencia. Allí, el teatro se convierte en el espejo distorsionado en el que Saturnino refleja su vida. En esta obra podemos asistir a una comparación de las diferentes épocas vividas en España, todas ellas con una sociedad que vive una realidad tragicómica.

 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

El Brujo gira por España con su peculiar versión de ‘El Lazarillo de Tormes’

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ está recorriendo los teatros de algunas ciudades de nuestro país con su espectáculo ‘El Brujo: El Lazarillo de Tormes’. El actor y dramaturgo cordobés presenta su peculiar versión del clásico de la literatura española. Todas las entradas para ‘El Brujo: El Lazarillo de Tormes’ están disponibles en Taquilla.com.
Las fechas para poder ver a El Brujo son las siguientes:

– Navarra: 23 de octubre en la localidad de Zizur Mayor, 24 de octubre en Noáin, 25 de octubre en Altsasu y 26 de octubre en Mutilva
– Valdemoro (Madrid): 31 de octubre en la localidad de Valdemoro
– Madrid: 3 y 17 de noviembre y 1 y 8 de diciembre en Teatro Cofidis Alcázar
– Getafe (Madrid): 2 de noviembre en Teatro Auditorio Federico García Lorca
– Pamplona: 14 y 15 de noviembre en Teatro Gayarre
– Algemesí (Valencia): 23 de noviembre
– Guadalajara: 29 de noviembre
– Valladolid: 30 de noviembre en Teatro Zorrilla

Con una adaptación de Fernando Fernán Gómez, ‘El Brujo: El Lazarillo de Tormes’ pone de manifiesto temas como la infancia, el hambre o la marginación social, estableciendo cierto paralelismo entre el mundo del pícaro con el actual ‘Tercer Mundo’, y recordándonos que la sociedad sigue moviéndose por ambición y poder. Una comedia en la que su protagonista vomita verdades y pecados en forma de monólogo.
En esta versión el pícaro será tan ingenioso e inteligente como El Lazarillo, pero éste estará más vinculado al teatro. ‘El Brujo’ ha reconocido en varias ocasiones que disfruta especialmente interpretando este personaje, pasión que el público puede sentir desde que se sienta en su butaca.

 

Categorías
Espectáculos y teatro

Nueva temporada de ‘Oh! Strass, el musical de revista’ en Teatro Arlequín de Gran Vía

 

Llega una nueva temporada de ‘Oh! Strass, el musical de revista’. Estará en Teatro Arlequín de Gran Vía de Madrid todos los jueves desde el 6 hasta el 27 de noviembre. Todas las entradas para ‘Oh! Strass, el musical de revista‘ están disponibles en Taquilla.com.
 

‘Oh! Strass, el musical de revista’ nos embarca en un viaje por los mejores momentos de la revista española y argentina de la década de los 60 y los 70. Este show pretende revivir y acercar el género a todo aquel que lo añore o que simplemente quiera conocerlo. Podremos ver pasodobles, javas, tangos y cuplés, acompañados de sketches de humor, muchas plumas y lentejuelas.
 

Este espectáculo está dirigido por Damián Giménez. Dentro del elenco de actores encontramos a Supremme Deluxe, Néstor Gutiérrez y Sonia Dorado; apoyados por los bailarines Susana Lara, Fanny Corral, Sergio Galiano y Joan Salas. En ‘Oh! Strass, el musical de revista’ los actores y bailarines interactuarán con el público, haciéndole partícipe de un show muy dinámico.
 

‘Oh! Strass, el musical de revista’ fusiona las letras picaronas de la época con nuevas versiones. La Revista es un género que surgió a finales del XIX. El público disfrutaba con mensajes camuflados y metáforas -en aquella época no gozaban de la misma libertad que en la actualidad- de temas ‘prohibidos’. Además, sirvió como trampolín al mundo del cine y del teatro para muchas vedettes.
 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Los Mácbez’ de gira por Granada, Sevilla, Barcelona, Madrid y más ciudades

 
‘Los Mácbez’ llevan todo el año de gira por nuestro país. Seguirán subiéndose a los teatros de las principales ciudades españolas hasta enero de 2015, fecha en que darán por finalizada la temporada. Todas las entradas para ‘Los Mácbez’ están disponibles en Taquilla.com.
 

Las próximas citas para ‘Los Mácbez’ son las siguientes:
 

– Granada: 23 y 24 de octubre en Teatro Alhambra
– Sevilla: 25 y 26 de octubre en Teatro Central de Sevilla
– Vizcaya: 7 de noviembre en Teatro Serantes Kultur Aretoa de Santzurzi y 8 de noviembre en Teatro de Barakaldo
– Navarra: 9 de noviembre en Auditorio Barañáin
– Barcelona: 15 de noviembre en Viladecans Atrium, 16 de noviembre en Teatre Zorrilla de Badalona y 24 de enero en Teatre Auditori de Granollers
– Asturias: 22 de noviembre en Centro Niemeyer de Avilés
– León: 26 de noviembre en Teatro Ciudad de León y 27 de noviembre en Teatro Bergium de Ponferrada
– Valladolid: 28 de noviembre en Auditorio de Medina del Campo
– Melilla: 5 y 6 de diciembre en Teatro Kursaal
– Las Palmas de Gran Canaria: 12, 13 y 14 de diciembre en Teatro Cuyás de Gran Canaria
– Toledo: 20 de diciembre en Teatro de Rojas de Toledo
– Madrid: 27 de diciembre en Auditorio Pilar Barcem de Rivas-Vaciamadrid
– Cantabria: 10 de enero en Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega
 

Está obra cuenta con actores de la talla de Carmen Machi y Javier Gutiérrez, ambos muy curtidos en el mundo de las tablas. Les acompañan Rulo Pardo, Chema Adeva, Jesús Barranco, Laura Galán y Rebeca Montero. ‘Los Mácbez’ es una producción de Juan Cavestany dirigida por Andrés Lima.
 

Inspirada en la obra de Shakespeare, esta contemporánea versión de ‘Macbeth’ se desarrolla en Galicia, donde se produce una lucha de poder para lograr la presidencia de la Xunta. Allí, una pareja ávida de poder se enreda en su propio engranaje de ambición y envidias, con un final no muy esperanzador. ‘Los Mácbez’ trata temas tan de actualidad como la política, las falsas apariencias, la ausencia de bilingüismo en nuestros representantes públicos, la familia o la diglosia.

 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Que viene Obama, el cabaret político’ en Teatro Galileo de Madrid

89972-obama-2-foto750x280

 

El movimiento ’15M’ hecho teatro. Así se definen los componentes de ‘Que viene Obama, el cabaret político’, un show que estará en cartel del 17 de octubre al 22 de noviembre en Teatro Galileo de Madrid. Todas las entradas para ‘Que viene Obama, el cabaret político’ están disponibles en Taquilla.com.
 

Barack Obama viene de visita a España, y nuestros gobernantes deciden recibir al presidente con un musical de bienvenida. Han puesto mucho empeño en el que será el primer cabaret en la historia del teatro español, dedicado exclusivamente a un político: un cuidado vestuario, un cantante de zarzuelas muy reputado, numerosas banderas de España… incluso traerán a un compositor estadounidense para que Obama se sienta como en casa; pero se equivocan en algo clave: la elección de la encargada de la dirección de semejante sarao.
 

Cuando su creador y director, Lolo Martín, dice que en este show se puede ver a toda la corrupción política encima de un escenario, lo dice porque podremos ver la parodia de personajes como Ana Botella, Mariano Rajoy, Iñaki Urdangarín, Michelle y Barack Obama, Juan Carlos I o Luis Bárcenas, entre otros. ‘Que viene Obama, el cabaret político’ pretende poner de manifiesto una crisis política, social y de valores que sufre nuestro país desde varios años atrás.
 

Este espectáculo mezcla, con mucho humor, los géneros musical y cabaret para obtener un resultado bastante peculiar: canciones en directo, bailes, escenas de guiñol, monólogos, un concurso de televisión, mítines políticos, noticias de actualidad, incluso guiños a la ópera y a Marilyn Monroe… Un mix de algo más de hora y media que no deja indiferente a nadie.

 

Para muchos espectadores, ‘Que viene Obama, el cabaret político’ es el debut en las tablas del sentimiento de descontento y los pensamientos internos de muchos españoles hoy en día, un retrato de la España pobre en pleno siglo XXI.
 


 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Las amistades peligrosas’, en los teatros de Murcia, Madrid y Valencia

amistades-peligrosas

 

¿Quién dijo que lo clásico, el rock and roll y el erotismo no pueden aunar fuerzas para subirse a los escenarios? La sensorial obra de teatro ‘Las amistades peligrosas’ lo ha conseguido con mucho éxito. Una lectura contemporánea que se desmarca del romanticismo, buscando reflejar el deterioro moral de la sociedad de la época.
 

Podremos disfrutar de esta función el 24 de octubre en Molina de Segura (Murcia), el 25 de octubre en Madrid, el 15 de noviembre en Catarroja (Valencia) y el 30 de enero en Murcia.Todas las entradas para ‘Las amistades peligrosas’ están disponibles en Taquilla.com.
 

La Marquesa de Merteuil mantiene una estrecha relación de amistad con el Vizconde de Valmont, su examante. Ambos rivalizan por ser el mejor en humillar y degradar a todo aquel que les rodea, usando para ello la seducción y el sexo. La Marquesa incita al Vizconde a que seduzca a la joven Cécile de Volanges, y desde ese momento todo se convierte en una espiral de sexo, lujuria, amor, depravación, decadencia y amargura de la que tendrán difícil escapatoria.
 

Javier L. Patino y Darío Facal (director) han sabido versionar -y reinventar- este clásico de Choderlos de Laclos, en el que la sensualidad, la originalidad, el humor, la violencia y la belleza están presentes en la historia de la Marquesa de Merteuil.
 

El reparto de actores cuenta con Carmen Conesa, Edu Soto/Cristóbal Suárez, Lola Manzano, Iria del Río, Lucía Díez y Mariano Estudillo.‘Las amistades peligrosas’ nos ofrece una contemporánea puesta en escena, en la que cartas, recitativos e incluso música en directo (rock, ópera, heavy o jazz interpretados por los actores) se fusionan con vestuario rococó, audiovisuales y tecnología.
 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘En el estanque dorado’ vuelve a los teatros de Madrid, Jerez y Barcelona

newsletter-EL-ESTANQUE-3-2

 

El éxito en los meses que estuvo en cartel (de marzo a junio de este año) han hecho que ‘En el estanque dorado’ vuelva a representarse en los teatros españoles. Esta obra dirigida por Magüi Mira y basada en el texto de Ernest Thompson cuenta con un reparto brillante: Lola Herrera y Héctor Alterio encabezan el elenco de actores, que completan Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez y Adrián Lamana.
 

‘En el estanque dorado’ estará el 10 de octubre en Torrelodones (Teatro Bulevar), el 11 y 12 de octubre en Alcalá de Henares (Teatro Salón Cervantes), el 18 de octubre en Fuenlabrada (teatro del centro cultural Francisco Tomás y Valiente), el 20 de noviembre en Jerez de la Frontera (Teatro Villamarta) y el 25 de noviembre en Barcelona (Teatre Romea).
 


 
La vejez, la muerte o temas eternos como el amor, la ternura o el paso el tiempo se dan cita en ‘En el estanque dorado’. En palabras de su directora, Magüi Mira, esta obra es «una valiosa reflexión sobre lo difícil que es conseguir relaciones positivas» a cualquier edad y en cualquier momento.
 

‘En el estanque dorado’ se ha convertido para muchos en un clásico dentro del teatro contemporáneo; se ha traducido a más de 30 idiomas y se ha producido en más de 40 países. Fue llevada al cine en el año 1981, ganando tres Óscars.
 

Su estreno en España coincidió con la primera vez que Herrera y Alterio -al que, afortunadamente, sus 84 años le pesan muy poco- trabajaban juntos. La versión teatral española nos hará reír y pensar a partes iguales, dejando de lado en cierto modo el drama de la versión cinematográfica.
 

Todas las entradas para ‘En el estanque dorado’ en las localidades madrileñas, Jerez de la Frontera y Barcelona están disponibles en Taquilla.com.
 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘La Plaza del Diamante’ en Teatro Español de Madrid

35165_1

 

«Un homenaje a esas mujeres que, con perdón, las pasaron putas en la posguerra’. Así ha definido Lolita Flores a ‘La Plaza del Diamante», obra que protagoniza y que estará en Teatro Español de Madrid hasta el 23 de noviembre. Todas las entradas para ‘La Plaza del Diamante’ en Teatro Español están disponibles en Taquilla.com.
 
La dirección de la obra corre a cargo de Joan Ollé, está basada en la novela homónima de Mercè Rodoreda, una de las escritoras más influyentes de lengua catalana de su época.
 

‘La Plaza del Diamanante’ relata la historia de Natalia, ‘La Colometa’ (Lolita Flores), una mujer huérfana de madre atrapada en un matrimonio en el que reinan la tristeza y desolación. Esclava de su marido, La Colometa ha renunciado a su propia identidad, teniendo que hacer frente a problemas familiares, a la muerte de casi todos sus seres queridos y a las dificultades que plantea la vida cotidiana en tiempos de posguerra.
 

‘La Plaza del Diamante’ pretende plasmar a través del monólogo costumbrista y desgarrador que encarna Lolita, la frustración de una madre que pasa hambre y miseria, que lo ha perdido todo y que no tiene muy claro por qué está en este mundo. Una crónica en blanco y negro de Barcelona (en concreto del barrio de Gracia) que trata de revivir tras la Guerra Civil.
 

En más de una ocasión se ha comparado la literatura de Rodoreda con la de Virgina Woolf, por su capacidad descriptiva y la severidad de los hechos relatados. Por su parte, Lolita Flores vuelve a los teatros tras protagonizar ‘Ana en el trópico’ y ‘Sofocos y más sofocos’.
 

Categorías
Espectáculos y teatro Eventos

‘Al final de la carretera’, en octubre y noviembre en Teatro Fernán Gómez

 

Durante todo el mes de octubre hasta 9 de noviembre, Teatro Fernán Gómez acogeAl final de la carretera‘. La obra es la adaptación del texto de Willy Russell que ha realizado Juan Carlos Rubio y que dirige Gabriel Olivares. El reparto de los cuatro personajes de ‘Al final de la carretera’ incluye a Melani Olivares, Marina San José, Manuel Baqueiro y Raúl Peña.
 

La obra permanecerá en Teatro Fernán Gómez de Madrid hasta el domingo, 9 de noviembre. Las funciones de miércoles a sábado se representan a las 21.30 horas mientras que el domingo la sesión es a las 20.30 h. Las entradas para ‘Al final de la carretera’ están a la venta en Taquilla.com.
 

La obra de Willy Russell nos habla de la crisis. No de una crisis económica. Aborda ese momento en el que toda persona se da cuenta que está viviendo no es la que había soñado vivir. El elemento desencadenante de esta situación es el día en el que Rafa, uno de los protagonistas, cumple 40 años.
 

al-final-de-la-carretera

Aparentemente Rafa lo tiene todo. Una mujer guapa llamada Laura, un buen puesto de trabajo y un chalet adosado que vienen con jardín y patio. Cualquiera podría pensar que Rafa lleva una vida ideal y que es todo un triunfador de la vida. Sin embargo, él no se siente igual. Todo lo contrario. Comienza echar de menos aquella rebeldía y libertad juvenil.
 

Como todo cumpleaños suele tener una celebración, Rafa y Laura han invitado a una pareja de amigos, Victoria y Alfonso, además de a sus padres, que no terminan de llegar porque no encuentran la casa. Una fiesta que incluye barbacoa y unos litros de alcohol
 

Una situación explosiva que termina derivando en una noche caótica donde los cuatro protagonistas de ‘Al final de la carretera‘ terminando admitiendo que si bien su vida no es la que esperaban cuando eran unos adolescentes y que les podía haber tocado vivir otra peor.
 

Categorías
Espectáculos y teatro

‘El Crédito’, en Murcia, Valencia y Madrid durante su gira por España

 

‘El Crédito’ anuncia su segunda gira nacional tras el éxito cosechado con su primera temporada. La obra de Jordi Galcerán, dirigida por Gerardo Vera e interpretada por Luis Merlo y Carlos Hipólito consiguió colgar el cartel de ‘Completo’ con sus funciones, y las previsiones para este año no andan muy lejos. Os recomendamos comprar las entradas para ‘El Crédito’ en Murcia, Valencia y Madrid con antelación.
 

Las fechas de su gira por nuestro país son:
 

– Desde el 26 hasta el 28 de septiembre en Teatro Principal (Alicante)
– El 1 y 2 de octubre en Teatro Romea (Murcia)
– Desde el 7 hasta el 19 de octubre en Teatro Principal (Zaragoza)
– Desde el 22 de octubre hasta el 2 de noviembre en Teatro Olympia (Valencia)
– Desde el 5 hasta 23 de noviembre en Teatro Maravillas (Madrid)
 

Un hombre se dirige a una sucursal bancaria a pedir un crédito que necesita para poder hacer frente a sus gastos diarios y continuar con su vida. No tiene avales ni propiedades, pero sí ofrece su ‘palabra de honor’ para que el banco confíe en que devolverá el dinero. El director de la sucursal rechaza su petición, algo que desencadenará en un interesante conflicto en el que cada uno luchará por sus propios intereses.
 

El éxito de ‘El Crédito’ quizá radique en que es atemporal. Muchos pueden pensar que en esta obra se trata el tema de la crisis, los bancos y todo aquello que condujo a nuestro país a una terrible recesión que por el momento no tiene fecha de caducidad. Pero no es así, ‘El Crédito’ no habla de la crisis, sino de la vulnerabilidad del ser humano contemporáneo, perdido en un mar de burocracia, todo ello desde un punto de vista cómico.
 

La capacidad de Galcerán de transformar en comedia temas que a priori no se prestan al humor, es una de las razones por las que ha recibido el Premio Ceres 2014 Mejor Autor Teatral. ‘El Crédito’ también le ha traído galardones, el escritor y dramaturgo ha ganado el Primer Torneo de Dramaturgia Catalana.
 

Además, la adaptación al catalán está en Teatre La Villarroel desde 4 de septiembre hasta 26 de octubre. las entradas para ‘El Credit’ están en oferta con un 8% de descuento válido hasta 22 de octubre.

Categorías
Espectáculos y teatro

‘El Cavernícola’ estrena su sexta temporada en Madrid

nancho_novo_el_cavernicola_rob_becker2

 

El 11 de septiembre Nancho Novo volverá a subirse a los escenarios para representar ‘El Cavernícola’. Este mónologo cumple ya su sexta temporada en el Teatro Fígaro de Madrid, y los éxitos cosechados con las anteriores (más de 800.000 espectadores) hacen prever que los resultados serán similares este año.
 
‘El Cavernícola’ trata en clave de humor las relaciones entre hombres y mujeres. Durante una hora y media podremos ver como el actor gallego presenta un tema universal, la relación de pareja, haciéndonos sentir identificados con muchos de los detalles del día a día que menciona. Desde una perspectiva completamente diferente, Nancho Novo reflexiona sobre asuntos como la sensibilidad masculina, el feminismo contemporáneo o las zonas erógenas.
 
Esta obra es capaz de captar la atención del espectador desde el minuto 1, cuando Nancho Novo entra en escena diciendo: «Los hombres somos gilipollas». Sería lógico pensar que en este momento, todos los varones asistentes podrían torcer la sonrisa mientras las mujeres ríen, pero no es así. Ambos sexos disfrutarán y reirán a carcajadas con el enfoque que ‘El Cavernícola’ aporta sobre la guerra entre el mundo femenino y el masculino.

‘El Cavernícola’ bate récords. Por el momento, se mantiene como el monólogo de mayor permanencia en la historia de Broadway. En la actualidad se representa en 32 países en 16 idiomas diferentes, y ocho millones de personas han podido reír con su trama. En nuestro país, ‘El Cavernícola’ se representa de manera paralela en Madrid y Barcelona, con Nancho Novo y Josep Julien, respectivamente.
 
Su creador, Rob Becker debe sentirse profundamente satisfecho, pues los tres años de su vida que empleó en escribir esta obra se están viendo recompensados. Él mismo sería quién representaría este espectáculo en Estados Unidos, su país de origen, durante la década de los noventa.
 
Todas las entradas para ‘El Cavernícola’ en Madrid están disponibles en Taquilla.com. ¡No te lo pierdas!

Categorías
Espectáculos y teatro

La Tristura 2004-2014 en el Teatro Pradillo de Madrid

704635_4164576635248_1809238258_o1

Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez tienen ahora entre 28 y 30 años. Llevan diez trabajando alrededor de las artes escénicas. En los últimos meses han participado en contextos y festivales como el Festival Spielart de Munich, Escena Contemporánea de Madrid, Cena Contemporánea de Brasilia, el Festival BAD de Bilbao, el Teatro Laznia Nowa de Cracovia, el Centro Párraga de Murcia o el Festival Internacional de Londrina, entre otros.

Este ciclo, que ocupará las fechas en las que debería estar Escena Contemporánea 2014, tendrá lugar en el Teatro Pradillo de Madrid, contando también con el apoyo de la Cineteca, en el Matadero de Madrid, donde se estrenará el documental Los primeros días. Con motivo del ciclo se editará el texto El sur de Europa. Días de amor difíciles, dentro de la Colección Pliegos de Teatro y Danza.

Las entradas para La Tristura 2004-2014 en Teatro Padrillo de Madrid ya están a la venta. El calendario de eventos es el siguiente:

PRIMERA SEMANA

J 23/01
Inauguración
Chiara Bersani · Tell me more
Marcos Morau (La Veronal) · Hingis

V 24/01
Cineteca, Matadero Madrid
Juan Rayos y La tristura · Los primeros días

S 25/01
La tristura · Años 90. Nacimos para ser estrellas

D 26/01
Víctor Iriarte · Montevideo 5
Jonás Trueba · Las ilusiones perdidas

SEGUNDA SEMANA

J 30/01
Nilo Gallego · Campos verdes
El Conde de Torrefiel · Observen cómo el cansancio derrota al pensamiento

V 31/01, S 01 y D 02/02
La tristura · El sur de Europa. Días de amor difíciles

TERCERA SEMANA

J 06 y S 08/02
La tristura · Materia Prima

V 07/02
La tristura · El sur de Europa. Días de amor difíciles

D 09/02
Gabriel Azorín · Mañana vendrá la bala
Juan Úbeda y Elisa Gálvez (El Canto de la Cabra) · El quinto invierno
Rafael Berrio · Concierto

Categorías
Espectáculos y teatro

‘Mi Primer Teatro’: Teatro para bebés en Madrid

image003

Zamamur Producciones y el Teatro Cofidis vuelven con una nueva producción para los más pequeños, para que se adentren en el fascinante lenguaje del teatro. Igual que una flor es capaz de crecer bajo el amor y cuidado de quien la riega, y una oruga es capaz de cambiar su forma para desplegar su hermosura convertida en mariposa, un árbol se hace fuerte con el pasar de los años.

Mi Primer Teatro‘ nace con la luz de un nuevo día, crece a través de elementos sencillos y cercanos y se transforma en un sueño hecho poesía. Con este espectáculo los niños podrán adentrarse en un mundo mágico dónde la naturaleza cobra vida.

Mi Primer Teatro‘ es un espectáculo que ha cuidado especialmente el mundo de los sentidos para que los más pequeños, incluidos bebés, disfruten de la música, el sonido, los colores, los tamaños, el movimiento, el tacto….

Mi Primer Teatro‘ se representa en el Teatro Cofidis de Madrid del 2 al 30 de noviembre durante los sábados a las 11:30 horas y a las 12:30 horas. Las entradas para ‘Mi Primer Teatro’ en Teatro Cofidis están a la venta a través de Taquilla.com.